冷战

Zimna wojna,冷战恋曲(港),没有烟硝的爱情(台),Cold War

主演:尤安娜·库里克,托马斯·科特,波利斯·席克,阿伽塔·库莱沙,塞德里克·康,让娜·巴利巴尔,亚当·费仁希,亚当·沃诺维茨,亚当·斯齐斯科斯基

类型:电影地区:波兰,法国,英国语言:波兰语,法语,德语,克罗地亚语,意大利语,俄语年份:2018

 剧照

冷战 剧照 NO.1冷战 剧照 NO.2冷战 剧照 NO.3冷战 剧照 NO.4冷战 剧照 NO.5冷战 剧照 NO.6冷战 剧照 NO.13冷战 剧照 NO.14冷战 剧照 NO.15冷战 剧照 NO.16冷战 剧照 NO.17冷战 剧照 NO.18冷战 剧照 NO.19冷战 剧照 NO.20

 剧情介绍

冷战电影免费高清在线观看全集。
故事开始于1949年的波兰,第二次世界大战刚刚结束,资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多(托马斯·科特 Tomasz Kot 饰)是一名音乐家,他正在筹建一个青少年民族音乐演出团,靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化,制作人伊雷娜(阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰)和监督官员卡奇马雷克(波利斯·席克 Borys Szyc 饰)也参与进了这一计划中。 一个名为祖拉(乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰)的女孩吸引了维克多的注意,虽然卡奇马雷克并不认为这个身世复杂的女孩是参加演出团的合适人选,但维克多还是义无反顾的认定了她。随着时间的推移,两个人坠入了情网之中。热播电视剧最新电影吸血鬼姐妹3犬爱猛虎兵王村支书金岚岚半梦半醒之间游戏开始两个好人魔境仙踪假装看不见之电影大师时光之轮第一季午夜之家怪咖双雄罗马三贱客第一季末日迷踪:下一代狼厅败金财神毛驴上树2倔驴搬家赤脚黎明夺宝同盟之凤凰宝藏走出硝烟的女人我们的父亲鳄鱼群黑衣女子的香气重案六组2柏林如花似玉月度最佳员工避风港湾孙子大传

 长篇影评

 1 ) 在时间的长廊上相拥

文 | 邹迪阳论及当前世界影坛上擅用黑白影像的大师,波兰籍导演帕维尔•帕夫利克夫斯基必然是个绕不开的名字。

尽管他迄今只拍摄了两部黑白长片,却凭借其间出色的技艺表达和人文质地,在全球俘获大量拥趸,享有极高声誉。

今年入围戛纳的主竞赛热门《冷战》更是荣膺最佳导演奖,标志着帕维尔职业生涯的又一座丰碑。

从这封献给父辈的情书中,我们既能读取出他影调特质的延续,也能窥见其作者风格的进一步成熟和定型。

故事背景依然设置在波兰,二战硝烟散去后,钢琴演奏者Wiktor奔走国内,募资组建民间歌舞团的途中,与歌声清亮,身世如谜的Zula渐生情愫,两人自此开始了横跨十五年的爱情长跑。

影片以此为坐标,将六段时空衔接一体,让观众见证这对身逢冷战年代的爱侣,如何在谎言横行的铁幕下,一面辗转流徙,一面小心维护着恋情的纯真与活力。

对比前几年那部技惊四座的《修女艾达》,可以发现两段叙事时空的顺接关系。

前者关注战后个体面临的信仰危机与情感创伤,新作则将视角拉回上世纪中叶,聚焦冷战格局逐步发酵的过程,发掘个体命运和时代转轨之间的深层联系。

尽管感情是全片着墨的重点,但从浪漫韵脚中透出的动荡不安,又在反复提醒着观众历史环境的特殊性。

当政治严格圈禁了个人行动和思想的自由,爱情究竟会沦为泥沼中的牺牲品,还是于灰烬中重现生机?

和前作类似,导演在表现时代剧变的浪潮时,并未直接从外部入手,正面勾画现实冲突,而是以微观的小人物作为注脚,提供某种迂回的审视和思考,与之紧密贴合的是一整套堪称典范的欧陆学院派创作体系。

不论对片长的精确控制,复古画面还是考究的布光构图,都烙上了典雅别致的美学印记。

这当中首屈一指的无疑是黑白镜头释放的视觉冲击力。

摄影指导Lukasz Zal与帕维尔早前在《修女艾达》中便有合作,此度二人倾力构筑的东欧冷战景观,在极简色调的润饰下饱和到几近溢出。

一帧帧怀旧的素朴画面,犹如情感奔涌的波兰民歌,承载着人们对故土的遥望和热爱,也让影片发散出一股寂寥苍凉的意味。

难怪《冷战》亮相戛纳和上海电影节后,被不少影迷和媒体相继冠以“年度最美PPT电影”之名。

陈然,若画面桎梏于情趣生动的表意空间,脱离了勾连现实的作用,亦不足以转化为高水准的观影体验。

与其丰满的影像肌理相照应的,是作品一贯深沉的人文主题。

从《修女艾达》对存在主义的关照,到《冷战》中的多重壁垒(现实维度:国界阻隔,阶层流动;抽象维度:意识形态,生活理念,创作观),无根和流动是两个时空下共有的特征。

而爱情的萌发又为虚无的旅途注入意义,它让影片特有的黑白场面在颓旧肃穆之余,多了些灵动的温柔。

这使人转而想到《艺术家》等片,当人生困在失意的迷宫中打转,爱情往往是那抹救赎阴暗的亮色。

和《修女艾达》中油画般的摄影,及颇富宗教意蕴的构图方式相比,《冷战》的运镜更为丰富,这无疑是为了映照时代格局的复杂性。

电影开头,男主Wiktor和另一位女音乐家Irena赴乡下采风的情景呈现得如纪录片般自然鲜活,我们或许能将其对应于导演儿时随双亲迁往国外前,对于波兰乡间朦胧而深刻的记忆。

这种根植于创作者往昔经历的地域/民族意识,内化为其书写故土风光的灵感源泉,并借由民谣歌词中纯粹诗意的内容汩汩流出。

在这种饱含赤子情怀的情感挥洒后,影片迅而跳出了个人视野,转向对外部广阔世界的投射,因此溢出浓厚的隐喻色彩。

特别在刻画歌舞团巡演的部分,镜头调度往往以固定为主,暗合波兰战后压抑迷茫、秩序井然的社会环境,巡演时将舞台置于正中的画框,同样规整到近乎死板,而巴黎、南斯拉夫等地的移动长镜头,则精准捕捉到了艺术家和恋人在欧洲境内颠沛流离的状态,和对自由意志的追求。

两套自如切换的拍摄系统,与其锁定的政治气候和社区文化氛围相照应。

可以说,正是这些埋伏在形式渲染力下的纯熟技巧,带给人至臻感官享受的同时,令影片叙事的力道更具冲撞性,并为其嵌入了多重解读空间。

作为描写歌舞团分外亮眼的电影,音乐自然也是影片突出的重点。

不同于另一部主打摇滚乐的主竞赛黑白片《盛夏》,原声在片中除了烘托情感,更像是回荡政治场域的背景旋律。

歌舞团的诞生和巡演,与对民间创作质朴、天然属性的强行消解,便是这种宣传路径的绝佳投射。

正如舞台上斯大林的巨幅肖像,可以无缝对接到《芳华》中对文工团场景的描绘,而《冷战》也被多家国内媒体贴切形容为“波兰版《芳华》”。

类似的符号运用既充分还原了那个时代的风起云涌,又通过艺术化的表现方式,让繁冗的政治话语变得简洁明快,可以被人们接收和感知。

倘若说在个人情结与集体回忆的平衡上,《芳华》难免有避重就轻、美化历史创伤之嫌,那么《冷战》则处理得更为迂回巧妙。

片中有一处Zula向政府部门告发Wiktor行踪的情节,高压统治对亲密关系的挤压在此刻不言而喻,空气中弥漫着异常凝重的危机感。

可当前者打破隐瞒、致使爱人忿而离身时,随后一幕以令人出其不意的、极度唯美梦幻的演绎方式,融化了理智的果决坚定,为冰冷的影像重新注入温度。

显然导演无意回避浪漫和现实洪流的龃龉,令美好的光晕在镜头下拉伸放大,而是将二人的情感隐匿在画面各处,任其如砖缝间爬出的绿蔓一般,自然生发涨落。

由此可见,帕维尔对气氛收放自如的把控,确乎是大师级境地。

影片于戛纳首映时,不少媒体纷纷猜测片中主人公形象的来源。

直至结尾打出一行“献给我的父母”,我们才得以通晓导演创作的契机。

事实上,正是通过“致敬父辈”这样私人和抒情的方式,回望历史的媒介得以运行,邀请观众进入那个极权操纵下割裂感性的时期,目睹个体情感如何在冷酷地带生发并经历考验,走向难以预料的未来。

由此又导向另一个有些诡谲的命题:是否唯有在严峻的压力和环境下,感情才能激发出蓬勃的生命力?

即使我们无从推断故事和原型间的距离,也能预见这段在迷雾中跌撞前行的爱恋,变幻无常的境遇。

而对于二人凄美动人的结尾,不妨作此假设:若历史快进数十年,伴随着波兰革命,柏林墙倒塌,所有能见的隔离和屏障、噪音消失后,他们还能选择勇敢吗?

对于这层由剧作表面延伸而来的怀疑,创作者无意探究太多,他让这双苦命鸳鸯在一系列偶然和必然性交缠的催化下,伴随时空演进不断做出合乎本能的选择。

在巴黎,二人因生活方式、社交观念落差导致的冲突段落颇值得玩味,此时“冷战”已由现实潜入情感内部,昭示着比政治律令更具碾压性的重担。

在广阔幽微的海平面下,所有笃定誓词都成了虚弱的气泡。

从Wiktor为了回国寻找恋人越境被捕开始,影片又落回原先平稳的轨道上,带给观众一个似梦般感伤而光华的结局。

帕维尔放弃了经营更多感情细碎深处的摩擦,而是任其和冷漠疏远的世界保持平行,如那曲改编为爵士版本的波兰民谣,停格在对古典浪漫的浅吟传颂和热烈怀想中。

这或许正是《冷战》有失完美的原因,它精巧,克制,却又稍显扁平,经不起过分推敲。

联系帕维尔在新闻发布会上的发言,我们可以推测,正是在画面和音效制作上倾注的大量精力,为了将所有元素糅合为一体,让理应同样醇厚的文本变“薄”,使得主角二人跌宕的爱情史诗,最终借由数幕片段串联成一部凝练的通俗剧,在情感和时代特征的内在联系上却流于浅层。

个体宿命的安置看似有迹可循,实则缺少更加深刻的回溯和叩问。

纵使最后一镜如此震撼、富有感染力,也不能填补这种风暴边缘的微妙真空。

如何将艺术性与思想性按比例进行调和,必定是所有导演都要面临的终生考题。

不仅是帕维尔,毕赣,雷弗恩,和无数力求美感突破的行业奇才,或不时湮没于丰沃的视觉信息间,却从未停下对光影实验的探索。

之于审美多元的现代观众,评判标准也不尽相似。

起码,对痴迷黑白映画的影迷来说,《冷战》注定是一份值得用心品味的飨宴。

哪怕影像饱和度与叙事的融合尚有待完善,我们仍能从中捕获无数道迷人的风景,就如所有切片最终汇集成一小块银幕,折射出田间金黄的余晖,男女主人公互相搀扶着,纵身跳入现实冷冽的河流。

那一刻你明白了,所有的炽热和感动,毕竟真实存在过,绝非轰隆作响的幻觉。

 2 ) 有那么一群人,他们一路向西,追求着希望,承受着毁灭,创造着故事

《冷战》这部电影大体上其实是一个爱情故事,一个男女主角前前后后经历了五次分离,最终一起死去的故事,又是一桩以死句读的爱情悲剧。

但他名为冷战的电影名实在是会让人顺其自然地联想到故事发生的政治背景,然后我们再细分的来看:从男主人公的视角,这是一个波兰艺术家向西流亡,又最终回到波兰的故事,而从女主人公的视角,这是一个为追求心中的爱,奋力西行的女子,最终也回到波兰的故事。

所以,大体上,这虽然是一个爱情故事,但是却是一个入口,我被吸引进去,进一步往前探索,看到了冷战阴影下的东欧各国,以及他们的人民,在撕裂中一路向西的那段时期。

他们反抗沙文主义,求取自由,但又内心深埋着斯拉夫情节。

他们想摆脱东方苏联共产党控制下的身份,同时对于自身在西方世界身份又极其迷茫。

这样的撕裂,也正是冷战时期,以及苏联解体之后直至现在,东欧长期所处境遇的体现。

先说故事。

他们相遇的那一年,在1949年的波兰,Wiktor是歌舞团的指导人员,面试的时候看中了活力,温柔,原汁原味的Zula,他将她选入歌舞团培养,然后两人迅速地,坠入爱河。

1951年,歌舞团的影响力不断扩大,被政府看上,要他们歌颂改革,和平和领袖。

那个时期对Wiktor这样有自我追求的艺术家来说实在是一个黑暗的时期,他必须强制性的遵守共产主义路线,而不想遵守的结局就是,歌舞团的二把手上位。

1952年被边缘化的Wiktor逃离至法国巴黎,他其实是想带走Zula,然而Zula却退缩了,那是他们的第一次分离。

1954年,Wiktor在爵士乐livehouse“日食”演出,Zula来巴黎,只有短短几天的演出时间。

Wiktor在餐厅等待,直至长日将尽,就在你以为他们要错过的时候,他们重逢了,各自有了情人的他们却仍旧对彼此难舍难分。

这是他们的第二次分离。

1955年,Wiktor回到南斯拉夫观看了Zula的表演,此时的Zula作为歌舞团的首席,跟随歌舞团在社会主义国家四处演出,无限风光。

而Wiktor作为东方世界已经无法再接受的叛逃者,还没看完演出就被送回巴黎。

那是他们的第三次分离。

1957年,他们终于重逢了,彼时,Wiktor仍旧在“日食”演出,Zula为了来巴黎找他,不惜以嫁给一位意大利人为代价,获得了合法离开东方世界的“车票”。

这是他们的爱情最甜蜜浓情的几年,他们在塞纳河上拥抱,亲吻,在街灯照进的窗户旁的床上做爱。

除此之外,他们也一起做音乐,然而,这却给他们之间带来了嫌隙。

两位波兰艺术家在巴黎的生活处处充满了现实的掣肘,当唱片诞生的那一刻,也是Zula决定离开的那一刻,爱情已经不是当初乱了她的舞步,让她唱着歌泪流满面的模样。

那是他们的第四次分离。

1959年,Wiktor决定回到波兰,代价是在西伯利亚监禁15年,但他仍选择接受。

他的回来主要是因为祖拉还是想离开自己在西方撕裂的身份,我们不得而知。

只知道他为这样的回归,做了舍弃一切的打算。

Zula来看他,他们相聚的十几分钟里,Wiktor让Zula不要等他,而Zula却坚定的说,会救他出去,这次的亲吻仿佛定下了一辈子的约定。

随后就是他们的第五次分离。

1964年,Wiktor出来了,电影告诉了我们,这是Zula斡旋的结果,她与当年歌舞团上位的二把手结婚,还生下了一个小孩,Wiktor和Zula的爱情要如何进行下去呐?

这一次,他们不仅想要继续进行下去,还想永永远远再也不分开,只是没想到为实现这个愿望,他们选择了殉情。

电影的最后一幕——Zula说“到另一边去吧,那边风景更好”,然后他们离开了镜头,只留下一片风吹过的荒芜的麦田地。

这,便是这个浓烈,挣扎,悲剧的爱情故事,但抛开爱情不说,对于独立的个人,Wiktor和Zula,他们的人生是毁灭在了一路向西的追逐中的一生。

正如之前所说,自从1947年,在铁幕演说和杜鲁门主义的序幕之下,苏美正式开始了长达五十几年的冷战时期。

在苏联的干预下,东欧各国和苏联紧紧相连,和西欧的资本主义冷冷对峙,可谓是强硬切割。

然而苏联模式的官僚主义和沙文主义让当时东欧的很多人民其实和苏联也处于一种暗潮汹涌的对峙状态。

无数人不惜一切代切,逃离铁幕。

再来看看各个国家。

1956年波兰发生了波兹南六月事件,匈牙利发生了震惊世界的十月事件,这都是摆脱苏联模式和苏联控制的尝试。

从1968年布拉格之春,一直到1989年苏联解体,东欧剧变,终于摆脱了苏联模式。

一路向西的,不仅是国家的领土,也包括国家的人民。

从刘子超的一本游记《午夜降临前抵达》中读到:300年前波兰东部边境离莫斯科只有150公里,而现今的波兰东部领土已经较其17世纪的边境往西推进了800公里。

而一位在布达佩斯理工大学建筑专业学习的本地学生,仍计划着去美国读书,因为必须去美国读书,匈牙利人才认可你的能力。

对于波西米亚来说,向东代表贫穷,失败,而向西才代表着前途和未来。

但是即使他们一路向西,身上也已经抹不掉深深的东方烙印。

这不仅对追求自由的艺术家来说实在是一个黑暗的时期,生活在那里的普通的人也经常要面临分裂的境遇。

打个比方,在苏联模式的东欧国家中,爵士乐本身甚至都是西方的象征,是一种反对独裁的武器,是被明令禁止的存在;曾经真实存在的柏林墙更是野蛮的分割了无数家庭。

Wiktor和Zula他们一个是其中艺术家的代表,一个是其中普通人的代表。

这里插播一个小说明,为什么说Zula是普通人的代表呐,这是因为她在歌舞团的角色只是一个工具而已。

她的一生,艺术天分让她与Wiktor相遇,但她的一生却是追求所爱的一生,而不是追求艺术的一生。

一个艺术家是不会将追求爱情作为生命的唯一的吧。

毕竟匈牙利的诗人裴多菲的诗句中就说了:生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。

电影中我最喜欢的一个场景,1957那年他们重逢之后,打算一起做一张唱片,为了这张唱片,他们不得不进入巴黎的文化圈social,从这场social的party上,你可以看到他们的身份在西方世界的眼中并不是不接纳,而是一种带着猎奇般打量下的接纳。

这让他们为了迎合这种打量不得不将身上的东方气质作为融入西方的一种交易的筹码。

这便是这种撕裂的来源。

出门的时候,Wiktor对Zula说:“不要化那么浓,你有他们所谓的斯拉夫魅力”。

Wiktor将Zula的经历讲给别人以博得关注,因为“伊迪斯·琵雅芙曾经在妓院里工作,而这让大家更爱她了,这里的事情就是这样运作的,他们会觉得很酷”。

电影中大量了运用静止的镜头和大量留白的镜头,其黑白的色调更是让这部电影的画面显得干净,有一种,一位不善言辞的大叔断断续续又言简意赅的说出一出故事的感觉。

电影的摄影更是每一帧画面都直击我的审美,主角的特写,干净的环境,黄金、对称构图,看这部电影的第一遍,完全可以不用不管他在讲述一个什么故事,这些绝美的画面就足够让人酣畅淋漓。

至于这个故事悲剧的结局,我曾经尝试想明白导演安排这样的结局的原因,他们最终选择死亡只是因为觉得唯有死亡能让他们的爱情永永远远?

如果只是这个原因,说实话,这样的结局安排会让我觉得有一点矫情。

我去翻了导演的履历,导演保罗·帕夫利克夫斯基出生于波兰华沙,双亲是波兰知识分子,他14岁离开波兰,在德国和意大利生活,之后定居于英国。

可以说他便是一路向西的人民代表,而且大概率是在这一路西行的路上失去过什么重要的东西,所以才在电影中给与了一路向西的Wiktor和Zula回到波兰,但最终毁灭的结局。

Wiktor爱上Zula,可能是因为Zula的活力和原汁原味本来就是Wiktor生命的一部分。

保罗·帕夫利克夫斯基导演这部电影,也可能也是因为,回归和失去,本来就是导演生命的一部分。

喜欢这部电影,不仅仅是因为他的摄影,更是因为以此为契机,让我了解了欧洲大陆上,有那么一群人,他们一路向西,追求着希望,承受着毁灭,创造着故事。

如果你想看到更多电影分享和短篇小故事,欢迎关注我和朋友L一起打理的公主号Litsyd或者你想听到更多关于音乐还有书籍的分享 欢迎前往喜马拉雅或者荔枝搜索W的半亩花田(缘更)

 3 ) 冷战时期的爱情

多年以前,我关注了一个定居在加拿大的微博用户,他擅长在极短的篇幅里写尽欲望和情节,故事曲折并且耐人寻味。

微博上偶有心得,好像能触碰到他滚烫的生活和心绪。

《冷战》就是他推荐的片子,片中的爱情像来自东欧民间的文艺一样迷人,他们在异乡河边夏夜临着打开的窗子赤裸地敞开彼此,那是多年以后身体的亲近,好像要生吞了彼此。

辗转在巴黎、南斯拉夫、波兰,他们有时生活得野心勃勃,有时会像异乡人一样忧愁,没有对方的日子里,好像对整个世界都提不起精神来。

女人为了男人进入了一段又一段并不情愿的婚姻,女人说,没在教堂里宣誓过的婚姻都不算数。

男人为了女人在两大阵营之间反复地矛盾选择并为之受了牢狱之苦,弹钢琴的双手被严刑改变了形状,他告诉她继续她自己的生活,不要等她。

影片的最后,两个人在一个深秋回到了两人初次相遇的村庄,残留的宗教壁画上,仅存的圣徒双眼仍旧冷静而慈悲的看着这个变换的世界,他们在上帝面前宣誓,女人说这一次我是你的了,而后两人分食了致死的药片,女人请求上帝帮一帮他们。

摄影师的每一个镜头都像是一张时代影像,冷战的残酷、个人的情绪、生活的诡谲与变幻都呈现得如此丰满。

药效生效之前,他们坐在村头大树的石凳上,观看风吹动着大地上已然成熟的庄稼,女人说,换个地方吧,那里风景更好。

他们将在那里迎接死亡并且生生世世在一起。

结尾的音乐用了巴赫的《哥德堡变奏曲》,真好,慢慢的、缓缓的、灵动的,黑色的背板上导演用一行小字写到“献给我的父母”,影片全篇结束。

很多年以后再看片子,以前觉得两个人折腾和作死的部分,忽然间觉得大概真实的生活就是这样,有些人就是要炙热地生活,那是他们唯一的方式和出路。

况且,真实的生活、真正的际遇中往往更加令人哑口无言、瞠目结舌。

有一年,我又想起以前关注过的那些容易让人走心的微博上的那些人,忘记了密码,穷尽了所有办法,最后的结果是无法登陆。

按照这个时代的速度,大半是已被官网清理并且注销。

 4 ) 多动症也是传染病

估计有移居海外经历的人看这部电影的感受和留居本土的人会很不一样。

放弃了提心吊胆下的荣耀,可也没想到自由世界的平庸也并非所愿。

在憧憬中的异乡似乎才能感受到家乡文化的弥足珍贵,回到家乡又看不惯人们对异国的粗鄙膜拜。

在移民的摇摆不定的心思中,世界在变,时光在流逝。

对意识形态、艺术品味、生活状态的不满不过是多动症们再次迁移的借口。

多动症厌烦的不是其它,而是不动。

看这个电影的时候正赶上新冠疫情爆发。

远在异国他乡,眼看着世界各地的华人们跑出又跑进。

从抱怨到羡慕又到抱怨又羡慕。

人啊,就是得不到才会觉得有价值。

电视上说最好不要出门了,平日里宅得不愿动弹的我,忽然觉得每天不出去遛就不能呼吸了。

北京出了个澳洲跑步女,我开始还觉得和她同病相怜。

但是见到意大利市长在视频里发脾气,街道大妈一样的语气,让我忽然觉得自己居然有了意大利人的范儿……追根到底,这电影讲的就是这样一个道理,谱上一曲也能哼哼唧唧:多动症是能传染地口口相传送来的莲花接过来你就会看到幻境从此以后便马不停蹄稍停片刻,我就无法呼吸稍停片刻,我就不能喘气嗷嗷嗷嗷多动症是能传染地那太虚幻境就在我眼里这世界不再有我容身之地我还要去哪里……

 5 ) 爱情很重,冷战很轻

冷战更多的是电影的一种背景式衬托,一种不会被转移的时代情绪,“冷”的基调是电影的整体感受,时代很冷、人物很冷、关系很冷、人际很冷、场景很冷、内心也很冷,冷是电影最大的特征,但有冷就有热,而燃起人内心的那棵稻草其实就是两人的爱情,这可能是电影唯一的暖意,虽然爱情也很冷,但爱情却是电影最夺人心魄的事情,在这种意义上爱情给人一种时代的重量,这是电影最大的暖色,爱情是电影的暖色,而所谓的冷战其实就如黑白影像的画面一样给人冰冷感,但当你有了爱情,你发现十多年被冷战支配的光阴竟然只是弹指一挥间。

这种冷与热的强烈对比其实也就说明了导演想要表达的冷战环境中能救赎你的其实就是爱情的热量。

有意思的是冷战在电影中无疑是有着双重含义的,冷战既指向时代的冷战格局,意识形态的纷争是一种时代情绪的大环境,而人物其实就随着这种时代情绪跌跌撞撞,在华沙、柏林、巴黎等城市之间反复游走,这种跌跌撞撞其实就是一种时代无奈情绪的展现。

冷战的另一层含义其实就是爱情的反反复复分分合合。

毋庸置疑的是爱情在电影中是十分揪心的存在,爱情的走向是电影的最大疑问,你能发现的是政治的大环境早就已经作为一种历史影像的存在已经有了明显的走向,而爱情却是你无法预料无法预估的存在。

祖拉与维克多缘起于对艺术的爱好,这种对艺术的向往使得他们走到了一起,这也就意味着他们的结合很大程度上都会被艺术的纯粹性所决定。

这种对艺术的纯粹感也裹挟着他们的爱情故事走向新的人生节点,特定时期的艺术的变得政治化、意识形态化,这种艺术的转变往往隐喻了爱情的转变与反复无常。

这在我看来又是一部浪漫至死的彻头彻尾的爱情故事,我们在导演的黑白影像中感受到了一种艺术的圆熟与爱情的蜕变。

黑白电影往往给人一种忽视电影主角之外的东西的能力,在整部电影中,我们的注意力紧紧地被这段爱情故事所吸引,导演给这段爱情故事注入了许多的感性的因素。

如祖拉与维克多的性格上的多重性与相似性,祖拉是一个外表热烈但内里十分冷酷而敏感的女性,她追求着事业,她追求着人生,她也追求着爱情,所以她在不同的爱情之间穿梭,她总是极力去克制自己的情绪,在爱人面前她会释放自己的热烈却也会选择性隐藏内心的忧伤,她是个骨子里透着倔强感的有着顽强生命力的不属于那个年代或者说正是靠着这股劲在特定年代坚强地存在着的现代女性。

而她的爱人维克多则是一个深沉内敛有着很强的观察度与自我追求的艺术家,这种对艺术的敏锐使得他对她有一种一见倾心的爱意,这种爱意其实是这段爱情故事的起点,也是这段爱情故事的不可摆脱之处,或者说他发现眼前这个有着心机的却又执着追求艺术的女性其实就是另外一个自己,他在别人身上看到了自己,他发现眼前这个女孩有着自己的敏锐与生命力,这种遥远的相似性给了这段爱情一个机会,或者说这种情愫把两颗紧闭的新凑在了一起。

他们想要去了解对方、去琢磨对方、去看穿对方、去发现对方、去探索对方,总之这段爱情的起点是因为一种可能不会再出现的感觉,一种你想不出来为什么这么合适的合适感,在特定的时间你遇上了一个与他人看起来完全不同的有着生命力的却又有着固执的坚守的生长着的人。

这种内心的充盈给予这段感情一种重量,这种重量不至于把人压死,但却让你泥足深陷,你会发现自己就是这样不由自主的随着一段感情冲进了一个曾经根本不属于你的年代,在那个黑暗而不可见的时代中你发现自己根本就是一个因为爱情而存在的疯子,除了爱情你可能一无所有,政治与你只是一种危险的存在,艺术是一种已经开始不纯粹的存在,生活也没有了曾经的纯真,人与人之间也有了年代赋予的时代的隔离感,你发现自己根本无所适从,你发现自己根本找不到一个你想到的出口,你只能走向那唯一的牵绊住你的甚至是你的一生的爱情。

爱情在这里成了一种唯一的存在,当爱情只可能是你生命的唯一的时候,你会发现这种唯一性对你存在或者说构成的意义,这是你活下去的勇气,也许没有爱情你也能活,但却只能是一种行尸走肉的存在。

他们互相拯救了彼此,至少在那个年代,在那个冷战的年代,他们在彼此的眼中看到了一切,看到了那些可能本不该属于他们的焦灼,看到了那些他们无处可逃的人生,看到了他们对对方的理解与渴望,看到了对方内心撕心裂肺的疯狂,看到了彼此内心的压抑与无奈,看到了那些或隐或显反反复复有意无意出现的危机。

他们发现不管他们分开多少次,他们最后都会选择彼此,这是爱情的宿命论,当你触碰到真正的爱情的时候你只会去想拥有那也许只有爱情的人生,而祖拉与维克多发现只有在对方身上才能找到这样的感觉,任时光流转,任沧海桑田,任斗转星移,任冷战变幻,爱情仿佛战胜了一切,这是救赎他们穿越冷战年代的最大动力,在这种爱情的追求中他们无限靠近永恒。

爱情给了他们生活的勇气,让他们发现了生活的意义,也有了继续下去不做一具躯壳的能力,从那次牢中分别之后他们只想为对方而活,为爱情而活,他们再也看不到其他的意义,他们也失去了再爱上别人的能力,也许身边会有伴侣,但绝不会有爱人,因为他们的灵魂早就给了彼此,在那个年代里,他们固执地将自己托付给了彼此,就好像他们抓住了爱情的真谛一样,他们早就不属于他们自己了,在电影中我们发现人物的情绪在后期明显地处于一种极端的、不再会改变的、好像是要为之付出一切的生命状态,为了爱情而活,是他们的人生动力。

如果说他们的前半生是为了人生、为了艺术、为了生活打拼着、飞舞着,那么他们的后半生却只可能有爱情,他们只会有彼此,他们只想拥有彼此,他们只会爱彼此,好像这段爱情是他们一生永远的、无可逃避的、内心深处唯一存在着的还能泛起彼此内心涟漪的东西。

就这样他们坚强了为对方活了下来,这是他们的一切。

这部电影总让我想起福克纳的小说《献给艾米丽的玫瑰》,小说讲述的是美国南方贵族小姐艾米丽深受父亲影响不曾追求爱情,后来父亲去世后她继承了家庭的所有,爱上了一个黑人,黑人抛弃了她之后便消失不见了,之后她把自己关在房中,再也没有出来,直到镇上的人们在她去世那天来参加她的葬礼,参观她家阁楼时发现一具骸骨,也就是消失的黑人,更让人诧异的是他是被艾米丽下毒毒死的,而艾米丽则与这具尸体同床共枕几十年,从爱情主题来解读小说,其实小说想要表达的是艾米丽想用谋杀留住爱人,因为死亡不会背叛,比爱情要更长久。

小说中有一句“那比爱情更能持久、那战胜了爱情的煎熬的永恒的长眠已经使他驯服了”。

如果说在《献给艾米丽的玫瑰》中艾米丽杀死了爱人是为了能够永远地拥有她的爱人,不让他离自己而去。

那么在《冷战》中他们对方早就已经杀死了彼此,结尾的安眠药其实只是一种“缓刑”而已,他们早就被爱情给驯服了,他们的内心或者说生命早就已经死在了冷战年代,他们为爱情活着,战胜了冷战、战胜了时间、战胜了政治、战胜了生命,他们选择了他们的爱情,让爱情葬身在那个年代里,保留有他们的独家记忆,任岁月风化,任记忆磨平,他们不会再有任何涟漪,他们发现自己早就原原本本的交给了彼此,他们的心意、他们的欲念、他们的离分、他们的一生,早就消融在那段爱情岁月中,不会再有人续写那段无可避免的结局,因为故事的主人公们就这样感性的终结了他们的人生。

他们选择了永恒的长眠,他们选择了无尽的爱情,他们选择了让爱情就这样停在冷战年代,让年代回忆起他们的爱情,让年代知道曾经有两颗心就这样倔强的为彼此保有所有空间,为彼此将人生的所有和盘托出,为彼此毁灭掉冷战无尽的孤独。

冷战很轻,轻到我不愿意提及冷战,其实在祖拉与维克多的心里冷战是一个一生永远都无法迈过去的坎,但爱情也许战胜了冷战,至少在某种程度上爱情也许是成功了的,那些永恒的不会被改变的爱情就停在了冷战阶段。

这是“我的父亲母亲”的爱情故事,也是一段尘封已久的“波兰往事”,在这段往事中我们看到爱情的回首,看到了爱情的救赎,看到了爱情的孤独,看到了爱情的不可触摸,也看到了爱情的重量,于我而言,是一段只有爱情的“冷战往事”。

但冷战很轻,爱情却很重。



 6 ) 我們的愛情敗給了現實,也敗給了自己

Zula和Wiktor第一次見面是在Zula投考歌舞團的時候。

Zula與好友一起投考,女考官認為Zula朋友的聲音比較完美,Wiktor卻認定Zula才是合適的那一個,即使她曾經有著企圖殺父的過去,也因為她有著殺父的過去。

靈動、不羈、危險,如此特立獨行的女孩子,很難令人不去選擇,也很難令人不去愛上,於是Wiktor在第一次見到她之後就一如那些最濫情言情小說常用的句子一樣,「一見誤終身」。

只此一眼,便已愛上。

也是這一眼,毀了自己的人生。

Wiktor愛Zula,Zula同樣也愛上了Wiktor。

兩個人,一個為樂團作曲,一個在樂團中表演。

你在台下看我在台上鮮妍亮麗活潑可人,我在台上演你的每夜的心血所鑄。

如果兩個人一直留在波蘭,也許他們永遠都是天生一對的璧人。

可是,Wiktor看透了所謂的藝術不過是政權用來塗脂抹粉的迷惑民眾的毒藥,不想成為幫兇,卻又無法抗拒,便只有出走。

Wiktor想帶著Zula出走,Zula卻忍不住問:「去了別的地方,我們可以做些甚麼?

」Wiktor看透了政治的現實,卻沒仔細考量日後的生計。

Zula專注生活的現實,卻不明白每天光鮮地為政權表演有甚麼問題。

兩個人都看懂了現實,卻只看懂了對方所看不懂的部份,南轅北轍。

於是,Wiktor一個人流亡去了巴黎,而Zula卻留了下來。

多年之後,Zula跟隨丈去前去巴黎,再一次找上了Wiktor。

Zula嫁了人,看似已不再意當初對Wiktor的感情,但其實嫁人也是愛的一部份。

Zula的現實讓她明白就這樣一走了之,只會被國家視為罪人,於是她選擇了一個合法理開波蘭,前去巴黎的法子:嫁給一個意大利人。

不負國家地追求感情,用的卻是自傷傷人的方法,當兩個人過完了甜蜜期再一次出現衝突的時候,Zula對Wiktor說她丈夫每晚幹她六次,不止是吵架時故意說些糟心話來傷害對方,也是忍不住訴說自己看似自由輕鬆,實際上為這段感情付出了多少。

至於Wiktor,多年不見的愛人突然出現,自然心喜。

他想用行動告訴她「我們可以在這裡做些甚麼」,也是真心的覺得這個靈動惑人的女子應該像以往一樣光鮮地受到大眾的注目,於是為她錄製了一張唱片,並以她曾經殺父的過去吸引聽眾注意。

Zula無法認同Wiktor這個時候的音樂。

一如那些流亡的作者一樣,留在祖國沒法子發表自己的作品,流亡海外後得回發表的機會,卻被讀者或評論家垢病失去了滋養自身長大的語言及環境,寫出來的東西沒有意義。

Zula覺得離開了祖國就像失去了空氣,而且她根本無法融入西方的社會,她不懂得Wiktor叫她唱的歌有任何意義,她只是按Wiktor的要求而唱,於是她的歌聲失去了往昔的熱情和靈動,單純為了唱而唱。

她更不明白Wiktor為何要把她不想提及的傷口宣之於眾,明明在波蘭的時候這個男人小心翼翼地保護著她不會因為這件事而被其他人指責,可換了一個地方,他卻成了那個主動劃開疤痕的人。

Wiktor習慣了巴黎的生活與模式,自以為是地把還沒習慣這一套的Zula強行拉進自己的世界。

Zula雖然為了愛人遠走巴黎,卻沒有想過要去理解改變後的他,依然期待對方是自己當初認識的那個樣子。

現實,以及二人的「自我」再一次令二人生了分歧。

這一次,獨自離開的不再是Wiktor,而是Zula。

Zula拋下了Wiktor,也拋下了那個被她視為工具的丈夫,一個人返回祖國,那個不甚美麗卻被她視為根的地方。

如此相悖的兩人,其實不應愛上。

無論有多愛,都註定了只能彼此傷害。

但正是彼此不同,才偏會覺得非對方不可,愈是致命,愈是深愛。

Wiktor在再一次失去了Zula之後,也許是明白巴黎及愛人不可並存,也許只是單純的不想失去Zula,毅然決定返回祖國,卻在邊界被抓。

Zula收到消息,連忙趕去見Wiktor,可是這個時候Wiktor的手已經被弄得扭曲變形,再也無法演奏。

他為了愛她,失去了他的另一個至愛——音樂。

她終於明白他對自己的愛有多深,這個男人她曾經也是愛過的,只是她最愛的是當初那個能夠創作出各種讓自己樂於演唱的歌曲的作曲家。

她對祖國的愛,不止毀了那個為了生計而創作種種她不懂的音樂的Wiktor,也毀了當初自己同樣一見鍾情的那個人。

一切已經回不去,是現實傷害了彼此,也是無法割捨的自我,傷害了彼此,讓大家都無劫不復。

http://www.chinakolau.com/wordpress/?p=7614

 7 ) Sick but beautiful

Love at first, it’s just a reaction and I contact them we fell in. Love maybe there is a hierarchy difference you are a student I’m a director so we could only have sex in secret. Then there was a violence. There love was crazy mad spontaneous politicians came in the wall, need a mixture between the art and propaganda Set a director will need to get away wanted to elope with the lady by the lady freaked out. Apparently she regret it later on when they reunited together the Spark of love set off again only when you just meet someone else, can you realise the true love is one only they got back together, but something changed the guy compromised to the harsh reality became introverted, reluctant to show the real feelings. The lady became an alcoholic they had trouble being together, so the lady went back to Poland. This time the guy felt like life is meaningless without are so against our house, she just came back to Holly pollen as well was committed treason and spent long time in prison, lady realised and it was moved by his courage got him out of the prison, sacrifice everything for flows and finally say die together. It’s kind of romantic to witness is kind of crazy Love

 8 ) 逝去光影里的歌唱

回想起2014年夏天《Ida》刚上映的时候,谁也不会想到这样一部采用复古画幅的黑白电影竟然在第二年登上了奥斯卡的最高领奖台。

也通过这部作品,此前名气并不响的波兰导演帕夫利科夫斯基首次进入大众视野。

如果《Ida》的成功多少有其格式和形式上“耳目一新”的因素,那么今年的新作《冷战》无疑是更上了一层台阶。

在大多数人心目中,帕氏的风格就是被《Ida》这一部电影所定义的。

在黑白和画幅这些“表面文章”之外,影片真正出色的地方在于其视听和故事内核间的水乳交融,和文本相比,电影的观看体验往往更让人印象深刻。

帕氏很重视视觉形式上的工整,但是这种艺术性的笔触却并不影响情节推动和人物刻画,电影里的环境描写和对“无意义”画面的运用,是观感体验丰富而有层次的基石。

荣膺当年奥斯卡最佳外语片的同时,《Ida》还收获最佳摄影的提名,便是极大的肯定。

影片里那些无声的“会说话”的镜头,精致而富含意境的构图,围绕着主题上对人性和欲望的探究,让人回味无穷。

毫无疑问《Ida》是那一年的惊喜之一。

《冷战》则延续了上述的出色品质,而且更令人惊喜的是,在对这位东欧导演有了明确认知后再看一部格调颇为相似的黑白电影,我们却依然感受到新意。

对于“作者性”较强的导演,坚持一贯的风格只算是“基本要求”,不过从固有的程式中实现超越,就是真正的水平了。

《冷战》让我们深切感受到帕氏身上这样一份“化腐朽为神奇”的天赋,一段换作是位平庸导演很可能会拍得俗套的爱情故事,到了他手中就成了一件精致的艺术品。

和《Ida》相比,这部作品在形式上的新意至少有三点:色彩,剪辑,和对音乐的使用。

色彩上,虽然同为黑白电影,但是《冷战》和《Ida》的质地是截然不同的,后者整体偏灰,强调对灰度层次的运用,人物情感的勾勒因而更显细腻。

从这个角度上看,《冷战》则要“粗放”许多,电影的黑白色彩增强了不少对比度,给人以一种油画笔触方可带来的“遒劲”和力度。

与《Ida》中着眼于人物精神状态的细微变化相比,《冷战》里传达的是(至少)形式上更加大气的“历史观”——个人的爱情轨迹也是时代的运行轨迹。

黑白在《Ida》中蜿蜒地指引着个人精神上的自由,而在《冷战》里则更多是追溯历史的印迹。

拍摄《Ida》之后,帕夫利科夫斯基一跃成为当代影坛驾驭黑白画质的大师。

新晋的威尼斯金狮《罗马》,导演阿方索·卡隆在制作时就曾与帕氏探讨对颜色的使用,更不用说《Ida》更是催生了“古稀老人”保罗·施拉德再拍一部电影的念头(去年的《第一归正会》)。

不过,据导演本人坦承,《冷战》最初的想法是一部彩色片。

电影的背景——波兰马佐夫舍(Mazowsze)省民间歌舞团是色彩斑斓的,除了激昂的乐章,导演对那段父辈历史的回忆也是建立在色彩之上的。

但遗憾的是,对颜色质地极为敏感的导演始终没有找到最合适的彩色胶片媒介,最后便“退而求其次”地选择了黑白作为自己回忆的载体。

再谈剪辑。

影片依然很短,只有90分钟,但是其中的信息量不算少,帕氏凌厉的剪辑让人感觉像看了一部两小时长的电影。

通篇下来,《冷战》故事的节奏感和力度是让我印象极为深刻的。

电影的时间跨度有十五年(1949-64),截成八个章节,通过明确的“时间-地点”标题将之分隔开。

故事虽然绵长连续,但是影片从头至尾都毫无拖泥带水之感,因为每一段历史都以局部切片的方式得以呈现。

片段细节之处舒缓的沉吟与“浸入”,与及时的“叫停”和“跳出”结合在一起,展现了导演对节奏的准确掌控。

诚然,电影的主线是一段唯美的爱情,但帕氏通过在剪辑上的选择一举把个人情感升华为对时代的致敬——篇章式的设计,每一章中的局部聚焦,恰似历史的剪影和碎片,它们合在一起,精确表达了个人与时代之间那份从属和间离并存的关系。

历史的浪潮把个人的命运击碎打乱,同时个人生命长河里的浮萍与浪花,又恰恰是历史中最为真实和无法抹杀的那部分。

第三是音乐的作用,歌舞和乐曲是这部电影的灵魂。

作为中国观众,影片里的“文工团”想必并不陌生,而合唱曲目背后的政治意味和“历史局限性”也很容易理解。

然而,《冷战》里对这些“时代脉搏”的描色,却体现了一份超脱于那个时代本身的永恒与浪漫气息。

和上述“个人-时代”的微妙关系相似,帕夫利科夫斯基在《冷战》中所记录的也是音乐与历史之间的密切关联。

谈及片中的音乐,导演自己说它们全部都来自童年的记忆,尽管小时候并不感冒,但是久而久之便印刻在自己的脑海里——就像曾经风靡一时的流行乐团ABBA,放在今天的标准之下也许并不出众,但却深深地植根在那一代人的心中。

凌厉的剪辑结合上溢满篇幅的对音乐的使用,使这部电影充满了曼妙的文学性。

如果说好的文学作品是用作者笔下的情节本身作骨,读者在情节之外的想象作肉,那么《冷战》中音画的结合,视觉片段之间的留白被音乐和歌舞填满,正是其文学性和导演高超叙事技巧的体现。

可以说,除了男女主角之外,影片中第三个重要的角色便是音乐,东欧民族风,法国香颂,爵士,巴赫,摇滚,虽然或多或少也包含了导演的个人趣味,但对这多种曲风的灵活使用,一方面体现了那一代人斑斓的外部世界,另一方面,乐章中流淌着的自由血液与苍白的现实作比,又反向映衬了歌声背后渴望圆满生活与精神充实的孤独灵魂。

在这个故事中,音乐是爱情的“传声筒”,是政治语境下的工具,是谋生的一技之长,但最终它还是每个角色安放灵魂和坚持信仰的地方。

《冷战》是导演对逝去时代的致敬,对父亲和母亲爱情故事和流离生活的缅怀,片中主角的名字,维克托和祖拉,也是帕夫利科夫斯基爸爸妈妈的名字。

电影的结尾打出“for my parents”的字样,一语道破了其中蕴含的深情。

导演自己也说,父母那一辈人太不容易,他们结婚,离婚,再结婚,出国,回国,再出国,个人命运的周转,悄无声息地被掩盖在历史的尘埃中。

然而,生活的艰辛不易并没有用一种现实主义的笔触描摹在《冷战》这部电影中——再大的悲剧也成了诗歌。

里面的维克托和祖拉,彼此身上都笼罩着浓郁的理想主义色彩,他们在顺境时拥抱生活的幸福,在逆流前同样义无反顾勇往直前。

导演把这段辗转和珍贵的爱情记录下来,并以此作为描绘家国与历史的切入点,诚意的背后,也饱含一份悲悯与慈祥。

谈到为什么回到祖国拍了《Ida》之后还要再拍一部更具历史感的电影,帕夫利科夫斯基则解释道,当前的这个世界有些“太过无聊”,似乎没有什么可以激起自己的灵感和热情。

而父母的那个年代,没有手机和电脑屏幕,没有纷扰的信息,生活中反倒充满了动人的戏剧性和无比的真实。

在第二章“Warsaw, 1951”中,一位听众在演出后发自内心地感慨,“It's the most beautiful day of my life”,我想导演通过整部电影想要传达和营造的也是这样一句感叹。

是的,如今我们的生活早已结束了颠沛流离,但已经没有谁再像维克托和祖拉那样放声歌唱。

 9 ) 动荡中的宁静,刹那间的永恒——论《冷战》的影像与音乐

全文共3000余字,首发于《中外军事影视》12月刊,谢绝转载,如发现任何形式的“洗稿”行为,必依法追究。

在凛冬的寒风中,乡间的人们唱着属于他们的歌谣,男主角维克多与另一位女音乐家伊莲娜刻录下了那些纯净而自然的歌声——电影《冷战》以这样一组“歌舞团去乡间采风”的镜头作为开始,一切都是那么的原始、那么的平和,似乎与“冷战”没有丝毫的关联,但这就是《冷战》,是导演帕维乌·帕夫利科夫斯基阔别影坛五年之后带来的呕心之作。

唱民歌的小女孩影片以冷战时期的波兰、柏林、南斯拉夫与巴黎为背景,讲述了一段艰难时期中的爱情故事。

追求自由的音乐家维克多与满怀激情的年轻女歌手一见倾心,他们被政治与形势所阻隔,但在十余年间纠缠不休,辗转各地,用尽一切追求永恒的爱情。

据导演本人所说,两位主角的名字取自他的父母,真实的维克多与祖拉去世于1989年,“二人共同生活了40年,不停地分分合合,在铁幕两边相互追随又相互惩罚”,“都是坚强且优秀的人物,但同时又是一对永不停战的夫妻”。

从父母的故事中,导演帕维乌·帕夫利科夫斯基获得了灵感,从而拍出了《冷战》,不过从影片中可以窥见,男主角维克多与导演本人也有高度的重合:帕维乌·帕夫利科夫斯基出生于波兰华沙,14岁时便离开了波兰,在德国、意大利、英国生活,如今又定居在了故土波兰。

去而复回使得帕维乌·帕夫利科夫斯基同电影中的维克多一样对波兰有着独特的身份认同感,失而复得的文化根基更让导演得以形成独树一帜的影像风格。

电影《修女艾达》剧照《冷战》与帕维乌·帕夫利科夫斯基的前作《修女艾达》一样,都采用了黑白摄影,与被摄影所支配的《修女艾达》不同的是,导演帕维乌·帕夫利科夫斯基在《冷战》中更好的平衡了视听语言与故事语言,摄影与音乐被完美融入到了《冷战》的故事中,视听语言也承担了一部分的叙事功能——这恰恰是《修女艾达》没能做到的,二者的高度统一让帕维乌·帕夫利科夫斯基获得了第71届戛纳电影节最佳导演的殊荣。

导演帕维乌·帕夫利科夫斯基1935年,史上第一部彩色电影《浮华世界》问世,从此以后,电影不仅有画面和声音,还拥有了色彩。

在这之后的几十年间,彩色电影占据了电影的主流,然而总有那么一群人,在五彩斑斓的世界中仍怀念着黑白两色的质朴影像,如“德国新电影四杰”维姆·文德斯的《柏林苍穹下》、克里斯托弗·诺兰的长片处女作《追随》、姜文的《鬼子来了》等,一大批诞生于彩色电影时代的黑白电影也拥有着非凡的魅力。

电影《柏林苍穹下》剧照对彩色电影来说,色彩的搭配与碰撞尤为重要;对黑白电影来说,色彩变得单一,没有了色彩的多样性,但画面的反差绝对优于彩色摄影,光与构图在很大程度上决定了摄影的质量。

在彩色电影时代,能拍好黑白电影的人越来越稀缺,一些摄影出众的黑白电影也都成为了当代观众热议的对象,如《艺术家》、《内布拉斯加》、《艾德·伍德》等,它们用黑白摄影来增强线条或者图案的表现力,也有一些文艺导演困于难以拉到足够的投资而选择黑白摄影来排除色彩的干扰。

电影《艺术家》剧照当然,这并不是在否认彩色电影,许多导演选择通过色彩的有无来照应情感的交互,我们仍然记得《辛德勒的名单》中,在昏暗的画面中那个穿着红色大衣的小女孩,她与周遭的环境格格不入,一抹红色照亮了观众的心房;《鬼子来了》中,整个村庄都被笼罩在侵略者的阴影当中,唯有马大三的人头落地后,他才看到了彩色的世界;《欢乐谷》中,更是用色彩装点了没有希望的反乌托邦世界。

彩色与黑白摄影相辅相成,在理论发展逐渐停滞、电影界限逐渐稳固的今天,不失为一种新的方向。

电影《辛德勒的名单》剧照

电影《欢乐谷》剧照《冷战》中采用的多是生活中最稀疏平常的元素,却用高对比度的画面突出了主题,弱化了“冷战”的大环境,这与导演的极简理念也有一定的重合。

在1951年的华沙,歌舞团在演出后举办了舞会,在觥筹交错间,维克多与相隔甚远的祖拉相互注视,他们的中间隔着人群,但一直望着对方。

像这样的舞会镜头在电影中比比皆是,维克多与祖拉始终游离与人群之外、政局之外、现实之外,他们渴望得到有尊严的自由与爱情——即使无尊严的生活唾手可得,他们始终没有屈服。

摄像机将他们的目光凝聚在对方,他们的眼里只有对方,可以说,维克多与祖拉生活在自己的小世界中,在这样的世界里他们是完全自由的,但他们无法逃离这样的世界,无法回到现实的社会,自由成了二人获取爱与永恒最大的阻碍。

导演帕维乌·帕夫利科夫斯基有意地忽略外部环境,让观众忘记电影发生在冷战之中,仿佛只是如美国电影《一天》一样,让男女主角在和平的年代不断错过。

直到影片最后,维克多的手指扭曲到不能再弹钢琴、祖拉为了让维克多自由而献出自己时,我们才恍然醒悟:不是现实不残酷,而是导演借摄影机的眼睛,让观众看到了最美好的一面。

《冷战》的摄影风格与《修女艾达》是一脉相承的,但导演帕维乌·帕夫利科夫斯基并没有一味地重复自己,在本片中导演在特定的地点用了更多的运动镜头,例如当男女主角相聚在波兰时,摄影多用固定镜头来展现波兰社会转变过程中政局的不稳与环境的压抑;而当二人在巴黎相遇时,运动长镜头占据了主导,维克多与祖拉漫步于巴黎的街头、游走于巴黎的舞会,在塞纳河上掠过巴黎的街道与建筑、在俱乐部中唱响曾经的歌曲,自由与浪漫的气息从屏幕中蔓延开来。

隐晦的镜头变换与主角状态有着高度的重合,让人不得不赞叹导演对于电影整体的把控,即使电影的故事是割裂的、碎片化的,帕维乌·帕夫利科夫斯基的镜头依然承担着一部分的叙事功能。

《冷战》的摄影有意地忽略了世界局势,音乐没有,作为一部以音乐为主要线索的电影,《冷战》的音乐选择更加明显的与政治联系在了一起。

在电影开头时,我们看到歌舞团的成员结伴去乡下采风,在大雪纷飞的季节录下一首首朴实的歌曲,而在第一次演出过后,却被要求唱一些“关于土地改革、世界和平和对和平的威胁”的歌曲,意识形态的冲击与政治环境的介入改变了歌舞团建立的初衷,那些质朴的歌曲也失去了活力与根基,变成了政治宣传与走向世界的产物。

“冷战”的大环境在音乐中得到了充分的体现:在柏林,幕布变成了伟大的领袖斯大林同志的巨幅画像;在巴黎,祖拉在维克多的俱乐部中为观众演唱了爵士版的民歌;最终回到柏林时,女主角祖拉带着黑色假发,身着露背礼服,醉醺醺的唱了一首墨西哥风味的歌曲。

曾经的民谣如今被改编的面目全非,彻底沦为了政治博弈与体制宣传的产物,音乐的艺术性被完全磨灭在了社会变革之中。

导演帕维乌·帕夫利科夫斯基用同一首音乐在不同时期的唱法突出了环境的变革,与冷战前后的世界形态有机结合在了一起。

《冷战》用影像蒙蔽现实的压迫,又用音乐点破理想的世界。

当维克多与祖拉的个人世界被现实的长矛戳至遍体鳞伤时,那一首首畸形的音乐直接打破了他们的幻想,可现实世界中他们可以得到自由吗?

不,他们得到的只有更大的阻力与更紧的束缚。

帕维乌·帕夫利科夫斯基的《冷战》是静止的,维克多与祖拉自知无法在动荡的现实世界得到自由与永恒,他们静默的回到了乡间破败的教堂中,在十余年的颠沛流离之后成为了真正的夫妻。

无顶的教堂、扭曲的手指二人坐在大树边的长椅上,望着远方的风景,他们的心中在想什么呢?

维克多是否在想那个扎着马尾辫、留着齐刘海的年轻姑娘?

祖拉是否在后悔当初没有随着那个向往自由的男人一起流亡?

我们不知道,但在那一刻,动荡的世界仿佛得到了片刻的宁静,在那一刹那间他们真的得到了永恒的爱与自由。

画面似乎就在此定格,静止于这动荡的宁静,静止于这刹那的永恒。

“到另一边去吧,那边的风景更美。

”祖拉的声音打破了宁静与永恒,维克多与祖拉寻到了向往的、没有约束的世界,但我们看不到更美的风景,也去不到“另一边”,我们所能看到的仍然是他们坐过的长椅、枝繁叶茂的大树,像是亘古不变的影像,像是他们从没出现过一样。

也许只有他们自己知道,为了这动荡中的宁静与刹那间的永恒,他们付出了自己的一切。

 10 ) 说实在的,别提《芳华》了

不仅豆瓣短评里,自以为是的影迷把这两部电影同日而语,连长评都跑不出这个认知局限这两部电影根本不一样,《芳华》是部好看的电影,但要跟《冷战》比,从选角、立意到视觉语言和价值观,只能算是市井二、三流作品。

如果你看不明白一开篇,到处搜集民间音乐女艺术家的愤怒和讽刺冷漠的表情,不明白加入政治题材后,音乐家持续几秒的静默,你就不会明白艺术与波兰当时体制下深深的割裂感。

而这是一切的源头,爱情只是陪葬品有人评价爱情老套,呵呵祖拉深深令我着迷:她是个生命的强者,熟悉规则,但毫不示弱;善于利用自己的魅力,又永远坚守内心。

她有力量,也清醒。

维克多则是浪漫的柔软的。

如果他们的爱情有条件顺利发生在波兰,一个音乐家,一个是女艺人,他们的爱情不会受到所谓阶级的桎梏:她的个性可以平衡他的脆弱。

但并非如此,他们面对的选项对于彼此来说都是个必选项:留在波兰,维克多无法追求纯粹的艺术;去到法国,祖拉没法儿适应资产阶级的语境。

祖拉也曾筹划去法兰西拥抱爱人,维克多也幼稚地以为时过境迁,为追求爱人的脚步重返波兰。

但这些障碍对他们并不仁慈。

一个女人完全投入到一个男人的生活,又格格不入时,她的不舒适感会从里到外像芒刺一样让她难受。

爱解救不了她维克多面对的则是冷漠的权力体系可惜的是,也没有什么能平衡爱因逢迎得势落井下石的精明商人、听闻真爱时微微一笑睡着的诗人女友,这两种人绝妙地反映出不同的环境塑造出的不同灵魂当我们呼唤自由的时候,只不过是期待一个纯粹干净之地,存放一些宝贵的东西

 短评

太平了,几次睡着……内容驾驭不了主题。

4分钟前
  • 梅蝶
  • 较差

异乡、故土皆无处安放的深情虐恋,只能由上帝为证,以死,抵达永恒。音乐真好。哭啊哭……

9分钟前
  • 九命猫@victor-eyes
  • 推荐

一个可以拍成三十集连续剧的故事 以片段浏览的方式呈现在九十分钟里面 太碎太跳了

13分钟前
  • Seuysiro
  • 较差

僵硬呆板,功利乏味,构图再精致也只不过是花花肠子,人物沦为展现精湛摄影技巧的活道具,完全无法深入情感,似乎导演也无意深入。

15分钟前
  • 爱的挽歌
  • 较差

#Cannes2018-10 三星半。黑白影像和学院画幅的elegant和graceful带给人极大的视觉愉悦,波兰民歌的几次变奏时而是山间的沧桑,时而是爵士的婉转。然而爱情主线过于简单,不拆解背后的原因,是有点也是缺点。结尾仓促令人意犹未尽。女主着实神似蕾娅·赛杜,不过多一份东欧人的忧郁。

19分钟前
  • Tilda Li
  • 还行

惊艳的取景和音乐,宏大的叙事背景,无可奈何的爱情。第一次错过,她觉得自己不够好。第二次错过,各有所属。第三次错过,理想触礁现实。第四次,他们终于找到了永恒的栖所。柏林墙倒塌,老大哥不在了,波兰加入了欧盟。世界那么大,总有一对恋人的容身之所吧。

20分钟前
  • 木由
  • 力荐

帕夫利克夫斯基还是习惯性的把人物置于银幕中线以下,偶尔的上浮更像是透过地面的喘息和觅食,结尾处二人坐在郊外长凳上不像《夜》中马斯楚安尼和莫罗两座心灵孤岛的分离,而是相互拥有的永恒。影片叙事上省略/间断的清冷与二人情感的炽热形成了一条弯曲的裂缝,优美别致的摄影和热情的歌舞将其填满,然而就如梳子的本意是使头发柔顺漂亮,不料自身太过炫目而喧宾夺主。

23分钟前
  • T2
  • 还行

4.5帕夫利科夫斯基最厉害就是用极少的镜头量传达出丰富的信息,这种信息不光是叙事层面上的也是情感维度的,看似波澜不惊实则惊涛骇浪,在二战后波兰压抑的社会氛围中萌芽的爱情故事,穿越时间与空间的牢笼最终在艺术的召唤下圆满,这其中的逃离、反抗、思恋、怨恨、争执,甚至救赎,都平缓得不留一丝痕迹,在荒野里在城市中,仿佛歌声也魔力,带领男女主人公和观众在历史的洪流之中寻找那似乎触手可及又遥不可及的自由,不管是波兰的民歌还是巴黎的爵士乐,乃至苏联的主旋律,帕夫利科夫斯基巧妙地呈现了二战后分离断裂的欧洲,在当下欧洲面临重新分裂危机的时候,《冷战》中的突破一切困难的重逢和始终无法割舍的眷恋都在提醒我们团聚永远比分离要来的珍贵

25分钟前
  • 幽灵不会哭
  • 力荐

和《修女艾达》一样,都是工整精致的Cliche,每一个情节的发展几乎都是最可预测的套路,除了结尾。千辛万苦争取到从苦役中减刑,终于能在故土一起生活了,然后你告诉我是为了一起殉情?逗我玩儿呢?就这点来说还真不如《芳华》最后一起平淡归隐田园了。

28分钟前
  • lixunhuan
  • 还行

画面干净隽永,但影片完全无感

30分钟前
  • 逍遥容与
  • 较差

摄影一般、唱功一般。走了个怀旧黑白色调讨喜。爱情看起来一点不心动。

35分钟前
  • 瑶瑶
  • 还行

最后五分钟被打动了,极简主义的美感。

39分钟前
  • 支离疏
  • 还行

无感,语言也难听。

41分钟前
  • 猫龟🐌
  • 很差

10/07/2018, Alice Tully Hall @NYFF. 精炼又冷冽,优美而典雅。今年最期待的电影,也是目前看到的最美的电影之一。Every detail is impeccably made. 摄影,表演,音乐无一不美。每次音乐一响起就让人心神骤然凝聚。叙事干净利落,也有微妙的政治语境。Loved every frame and enjoyed every second of this film. And it was perfect to sit just 30 feet from Pawel Pawlikowski during the Q & A. 很圆满。

43分钟前
  • P.s I love you
  • 力荐

“摄影展影片”,如同一白遮百丑一样,优秀的摄影也能掩盖影片薄弱的地方。只是我实在不知面对这样的影片,该抱持什么的态度。是觉得精美的影像画面为这样一个冷战背景中的忧伤爱情故事增色十分,还是应该认为影片空有其表,以至于人物、故事、叙事节奏都难以动人呢?可能还是看感觉吧,帕夫利克夫斯基的作品总是只喜欢摄影,整体而言就处于一种还不错的感觉。

46分钟前
  • 有心打扰
  • 还行

将近一米九烟不离手不是穿黑大衣就是穿晚礼服的装逼musician男主和金发浅眼凹凸有致唱歌时圣洁舞蹈时风情万种的作精artist女主……大下猛料的艺术人设……间歇播撒适量的primal sex scenes……丢进东欧铁幕和巴黎沙龙里……说实话这配方土得我有点难受了()拍得很样板戏啦,但这人设就不可能不好看,也确实特别好听……以及我怎么没见过这么恋爱脑的男的,多少沾点智障

49分钟前
  • 艾斯跳跳
  • 还行

10分。音乐、舞蹈、摄影、演员魅力……最佳导演奖名至实归。不可能的时代和不可能的爱情。为什么我觉得其实他们可以在一起而不是一同赴死,如果她不那么作的话?但是这样戏剧化的人物性格太好看。令观者亦坠入爱的激情之中。悲剧性的幸福结尾收得太漂亮。观影于戛纳Lumiere,被干扰需要二刷。05/11/18

54分钟前
  • 若汐
  • 力荐

(6.5/10)导演(名字太长记不住)是不是有“修女艾达”后遗症啊,又拿黑白学院比例玩了一遍。爱情长跑的故事一般都很俗,在铁幕两边来回谈恋爱可能会有种清新脱俗的气氛,但是拍成黑白的年代感就很差了。炽热的爱情和不间断的歌曲搭上这无来由的复古形式,看不出有多少必要。我是觉得他想在一个简单的爱情事件上叠加更多社会的隐喻以及自己的风格,可是好像都不怎么协调啊。

57分钟前
  • cliosong
  • 还行

「你是我重複的病和甜,你讓我把時間向前推 / 一年,十年。」——馬雁

1小时前
  • Février
  • 力荐

画面美则美矣,但缺乏细节支撑的时间跳跃,反向印证创作手法的匮乏。

1小时前
  • 鸡头井。
  • 还行